30 julho, 2009

Fotografias manipuladas no NYT: O que diz Edgar Martins

Dupla página com uma imagem do trabalho The Ruins of the Gilded Age publicado no NYT


Edgar Martins divulgou recentemente um ensaio a propósito da polémica levantada em torno do trabalho The Ruins of the Gilded Age, publicado na revista e no site do New York Times que decidiu retirar posteriormente essa galeria, depois de um leitor ter denunciado a existência de manipulação digital nas fotografias entregues pelo artista.

O texto (disponível apenas em inglês) é o seguinte:


How can I see what I see, until I know what I know?

“‘Everything straight lies’, murmured the dwarf disdainfully. ‘All truth is crooked, time itself is a circle.’”(1)

In June this year I completed the fist stage of an artist-in-residency program at one of the most unique natural habitats in the world, in Florida. It was at this time that Michael Jackson's untimely death (or imminent - if you believe the rumors) and subsequent saga started monopolizing all air time.
Having wrestled with mosquito infested lands for the best part of ten days, I finally succumbed to the idiosyncratic demands of a city boy turned anthropophobic and booked myself into a Miami Beach hotel.
Whilst quietly and reticently watching CNN, in an entirely unconnected part of my brain I realized that history was no longer linear.
In the pulsating world of binary number systems that we live in, history is made, negated and reinvented, all in the space of one minute.
Modern media no longer just report events and communicate ideas. While doing so, in real time, they also inadvertently expose the processes, which underpin all communication and human condition. As fraught and as contradictory as much of the information being portrayed often is, it reveals a polymorphic and multiform reality, a world of flux and flow that is in a perpetual state of uncertain transformation and where the constant search for answers only leads to more questions.
I can't help but draw parallels between this observation and the work I produced (and perhaps, on a different level, to some of the reporting and blogging surrounding this issue).
The images and constructions I created allude to processes that define real time response mechanisms to the spaces I am photographing. But this is not about asserting artistic authorship.
To look at these photographs is to rehearse one’s own exclusion. To understand how they are produced is to call into question the complexity of a collective unconscious.
The work, itself, points to photography's inadequacies, its insufficiencies.

.

Whilst this is how I would prefer to contextualize my decision making process, I suspect it may not be enough for some.
The truth is that at the core of this issue lies not a debate about deception or misrepresentation, nor one in which Art and Journalism exist in 'febrile rivalry', to coin Susan Sontag. After all, as Peggy J. Bowers observes in ‘Through the Objective lens: The ethics of expression and repression of high art in photojournalism(2) despite the ontological, epistemological and moral chasm concerning truth, verisimilitude, and authenticity, Art and Journalism have been using the same methods for artistic expression for many years (except in one context they are done explicitly, in another implicitly - and no, I am not referring to the use of Photoshop).
Was I fully aware of the context the work would be presented and understood in? Had this been previously communicated to me? Were my actions a gesture of provocation, exploitation of an unclear brief or naïve idealism? Was I aware of the ethics guidelines for journalists? Furthermore, do the constructions contribute to or invalidate the photo story?
I realize that this project and recent turn of events have raised many ideas well... about ideas and various other questions about boundaries and parameters.
However, I would like to clarify two important misconceptions.
I do not believe I have misrepresented The New York Times or the work I produced, moreover, my oeuvre.
I acknowledge that digitally altering photographs, in itself, does not constitute a problem when presented in a non-indexical context. However, aside from illustration, fashion and the occasional portraiture based project, how often are social/politically driven issues conceptualized and understood outside the scope of the canonical photo-documentary?
Whilst my contractual arrangements with The New York Times have solicited much scrutiny and conjecture, of greater importance is the need to renegotiate the terms of the wider contract between author/newspaper/reader.

.

I accept the probabilistic nature of the universe as a fact. Just as in Physics Uncertainty broke down the movement of particles to probability functions, in Photography my starting point any project is that all reality is manipulated; all facts are a construction, shaped by those who record them.
I have long expressed concern at how a vast majority of Photojournalism is incapable of representing process; whether it be the process leading up to or underpinning the event being covered or the process of assimilation, appropriation and communication of the real by the photographer. Perhaps this has something to do with Photography or the single-frame's inability to represent time. Perhaps because for journalists objective reality is not only attainable but can manifest itself through the veracity of the lens – the ‘incontrovertible’ photograph. Or perhaps because in process there is no real end product... just a set of propositions.
I have always believed that even in an editorial context there should be an attempt to raise ideas about communicating ideas. This taps into the latent potential of Photography's failings.
These photographs are no more commentaries than observations. They are meta-photographs.
They deploy the metaphor of struggle between poetic failure and the promise of success to suggest a place uncertain of its future.
However, as Peggy J. Bowers correctly argues, metaphors are closer to fiction than reality, thus inviting a line of questioning at odds with Journalism's preferred figure of speech: the metonymy.
Bernardo Soares (one of Fernando Pessoa’s many heteronyms) wrote ‘some truths cannot be told except as fiction’(3). Perhaps it may also be the case that some truths are better told as ‘fiction’.
Photojournalism has never felt the need to challenge or contravene certain rules, aesthetic or ethical. Yet, within this framework there is a perpetual search, not to mention a real need, to find new ways of assimilating and representing the real.
Though I do not subscribe to the notion that it doesn't matter what the photographer knows or believes, what matters is that he creates images which will help others articulate or challenge what they believe, my intentions with this work were not to deliberate on the condition of Photojournalism nor on the need to claim artistic authorship over pictures.
Was I aware of how the story would be presented to the readers? Are some of the constructions not sufficiently self-evident to have opened up a line of questioning much earlier than they did? If the constructions were conceived to incite debate, how and when would this have come about? Do I understand the New York Times' decision to pull the slideshow? Could there have been a different way of dealing with this issue? Do these constructions expose a previously unannounced way of working by the artist? Was this the right platform to invite any kind of debate?
I believe it is more pertinent to ask: can we look at an image at one and the same time as a fact and a construct and be aware of the processes that underpin it?
I believe we can.
And does this invalidate its journalistic purpose?
I don't know.
Whilst I welcome some of the debate that is taking place, I did not envisage that it would be mostly centered on polarities such as ethical/unethical, right/wrong, real/unreal.
Photography is a simulacrum. In reconstituting its subject, argues Barthes, it creates a new world, not seeking to duplicate it but to make it visible.(4)
Each and every construction serves this purpose. As does each and every factual image. Together they form a synthesis of sorts.
Factually and metaphorically they permeate one another to create a wider temporal reality. One, which we cannot fully identify, nor deny.
And let’s not forget that an observation is also a synthesis between what we identify and what we conceptualize.
In a society where visual communication prevails, the transparency of the camera promotes unattainable expectations. As Peggy J. Bowers rightly observes this does a disservice to the public. ‘And it contributes to a voyeuristic culture who use and view images carelessly and gratuitously.’(5)
It is my view that this attitude towards Photography also does a disservice to Journalism.

.

Whilst it is true that my work is mostly defined by the use of non-computer assisted processes, it is not however accurate to state that I have always taken a purists stance towards Photography.
Earlier projects such as 'The Rehearsal of Space' (05'-06' Portuguese and European forest fires), 'Landscapes Beyond: The Burden of Proof' (06' Icelandic glacier regions in recession) and ‘Approaches’ (06’ airport series) deal with a more conventional approach to the medium. Reality is treated less like a construction, but as the title names might suggest there are other issues at play beyond the visible.
As an artist I have increasingly made more use of varied and experimental analogical and even digital techniques to both convey ideas and simplify my overall visual language.
Such is the case with projects like Parables of Metaphor & Light, Reluctant Monoliths, amongst one or two others. That is not to say, of course, that the works are entirely digitally processed. Analogical means still lie at the core of the production process.
Moreover, I have always resorted to digital technology to restore or repair images.
Those who have truly looked at my photographs, especially the larger, darker, 3m works, will know that they are dust or scratch free, a condition, which is unattainable in analogue Photography. This implies some kind of mediation.
The same goes for many of the photographs, which exemplify impregnable symmetry (and no… I am not referring to projects such as The Accidental Theorist).
These images are present in many past projects. However one does not have to look to truly see that these works employ some kind of construction (digital or otherwise).
These works are quite clearly distinguishable from the rest.
They serve the same thematic purpose as the first images of fire, which I ever produced (though not the forest fires series, referenced above).
In Bachelard’s The Psychoanalysis of Fire, the phenomenon of fire is presented as the prime element of reverie, an object of consuming essence where one is able to see oneself mirrored. A metaphor for performance, fire is also associated to the process of change - Bachelard maintains that ‘all that changes quickly can be explained by fire’(6).
The fires published in my first ever monograph ‘Black Holes & Other Inconsistencies’ (and contrary to the rest of the work from this series) were staged – something that I have always publicly stated. As ambiguous and as otherworldly as the remaining work is, these images stand out for their visual prowess. They are as distinctive a construction as the mirrored photographs included in the online slideshow pulled by The New York Times. They are hyperbolic statements.
These images are defined by a gnawing absence. Something, somewhere, seems to screech in despair for its lost symbolism.
They evoke a disturbing elegy of a reason at the point of exhaustion. Meaning is rendered fugitive. One is no longer able to identify or understand the signs and codes that contemporary space yields.
However, whereas the fires (like many of the subtler constructions created for this commission) function as allegories - representing the metamorphosis that each and every reality undergoes every time it is observed (could this be another Romantic appropriation of Heisenberg’s UP?) - the doubling/mirroring of certain images serves another function. Reality is fragmented, repeated and polarized. The doppelganger is introduced.
The doppelganger has become ever more prevalent in recent bodies of work.
The symmetries at play in my images operate not only on the visual level but also beyond the surface. They are intricately woven into the philosophy, which underpins the work.
In Notes on a Visual Philosophy, the artist Agnes Denes refers to symmetry ‘as a way to give form to invisible processes such as evolution, changing human values, thought processes, human contradiction.
It helps to map the loss that occurs in communication, i.e. between viewer and artist, between giver and receiver, between specific meaning and symbol, between nations, epochs, systems and universes.’(7)
I concur with these observations.
Human beings spend their lives seeking to achieve wholeness when this goes against our perceptual systems and their cognitive counterparts, certainly language.
For Lacan, it is the mirror phase, an early constituent for identity (and best understood as a metaphor for subjectivity), which provides an imaginary sense of "wholeness" to the experience of a fragmentary reality.
For this Neo-Freudian psychoanalyst the mirror stage establishes the ego as intrinsically dependent on an Other.
The concept of lack, as essential to human consciousness and behavior is therefore pivotal to Lacan’s work.

Symmetry helps to map the parameters of human existence and communication, moreover its inconsistencies, its dialectic impetus.
For me it also highlights that ‘the camera’s rendering of reality must always hide more than it discloses’(8) and that in the presence of the lens the photographic subject ‘instantaneously adopts another body, transforming itself in advance into an image’(9).

.

I have highlighted the importance of found scenario in my previous works, of adhering to a strict set of rules and self-imposed parameters concerning when and how to photograph. I have highlighted the importance of dealing with the serendipitous aspects of Photography and of developing a binding and continuous relationship with the spaces I am photographing. I have also spoken of my intention to relinquish some control over the physical process of photographing in order to make it visible. I stand by these statements.
Working in series poses many challenges. The most pressing of these challenges is to find ways to break up the flow of the work whilst alluding to the dichotomies, which underpin it. The fires, the mirrors, the constructions, all assume this function.
Articulating, questioning and challenging this process is the viewer’s role.
I do not believe I have inadvertently contributed to an erroneous perception that there seems to exist concerning my views on digital technology.
I realize I have cultivated the experience of illusionism (some ask if I have taken it too far), omitting precise labels, using heteronyms, purposefully creating singular and highly symmetrical constructions in otherwise fairly conventional photographic bodies of work, using long exposures to portray mundane phenomena and landscapes or found scenarios in such a way that it borders on magic.
Is it possible that even the artist can start loosing track of the real and the boundaries between objectivity and fiction, reality and its image start blurring and overlapping?
I can only hope so.
Photography is not merely a primitive kind of theatre. At its best it is a spectacle for the gaze and mind.
‘Believe not what I say’, ushered a strangely dressed man, as I stepped into the theatre. ‘For I say what I say to invite you to look closer’.
Notably, this is my sole recollection of the only magic act, which I have had the misfortune to see. Notably, the act started even before the curtain was raised and the public took to their seats.

Discussions about process are all but irrelevant in today’s world.
I see Photography as a complex medium that concerns wide latitude of processes and mechanisms.
I, for one, am happy that my images will once again be viewed with a degree of ‘skepticism’. Perhaps now the focus may shift from ‘how’ to ‘why’ (eventually anyway…)

.

I respect The New York Times as an institution and its staff and regret any confusion that this may have caused its readers.
I particularly regret the strain that this situation has inevitably placed on the relationships, which I have recently forged at the The New York Times and on the editorial staff themselves.
To paraphrase a critic who recently commented on this issue, I do not believe The New York Times commissioned me because my work is defined by the use of ' long exposures, but no digital manipulation', but because the strength of the work resides precisely in the illusion of photographic transparency.
I recognize that when the contract between author/newspaper/reader is broken it negates the newspaper’s raison d’être and alienates its public.
Regardless of whether our starting points may have differed, regardless of whether I may or may not have embarked on this project with intentions to produce a completely factual approach, regardless of what my decision making process may have been throughout the production and post-production phases of this work, regardless of whether I may have been the right person for the job, the question which I believe to be most relevant to ask is this: in the same way as journalists derive their authority from a binding relationship to truth, would it have been possible for an artist, such as myself, to render his views obsolete and tackle this project in any other way than its present form?
I suspect that, if I had done this, I would surely have misrepresented my work.

I fully understand the need to protect journalism and its ethics.
However, just as the ‘transparency of the camera can represent the honesty of those who wield it’(10) so too can its ambiguity.

As I have always described this work: In a study that goes beyond pure formal investigation and documentation, this work catalyses and reunites new experiences of a new form of American architecture: the ruins of the gilded age.

Edgar Martins
19.07.2009

*1 (Nietzsche, Friedrich, Thus Spoke Zarathustra Part 111: Of Vision and the Riddle in ‘A Nietzsche Reader’, Penguin, London, 1977, p. 251)
*2 (Bowers, Peggy J, ‘Through the Objective lens: The ethics of expression and repression of high art in photojournalism’ in American Communication Journal, Vol. 10, Issue S 200)
*3 (Pessoa, Fernando, The Book of Disquiet, Penguin Classics, 2002 [first published in 1983])
*4 (based on a statement by Barthes, Roland, The Structuralist Activity, Kursbuch, May 1996, pp.190)
*5 (Bowers, Peggy J, ibid)
*6 (Bachelard, Gaston, The Psychoanalysis of Fire, Beacon Press, January 1987)
*7 (Denes, Agnes, Notes on a Visual Philosophy, Published in Hyperion: On the Future of Aesthetics, a web publication of The Nietzsche Circle: www.nietzschecircle.com, October 2006)
*8 (Sontag, Susan, On Photography, London: Penguin, 1977, p.11)
*9 (based on a statement by Barthes, Roland, Camera Lucida: Reflections on Photography, London: J. Cape, 1982, c1981, pp.10–11)
*10 (Bowers, Peggy J, ibid)

Edgar Martins: processos de trabalho

A acompanhar a reflexão provocada pela publicação das imagens de The Ruins of the Gilded Age, Edgar Martins divulgou também um conjunto de fotografias suas legendadas com as quais pretende realçar alguns pontos da argumentação. Aqui estão elas:


Untitled, from the series Ruins of the Gilded Age, 2008 (Georgia, USA)
© Edgar Martins

This panoramic photograph was conceived by mirroring the same image and making subtle digital alterations. As with most of the visual hyperbolic statements which pervade my work, the symmetry is not subtle in its psychological nuances. My overall intention was to replicate another image which I took of this house, where the sunset was reflected on one of the top windows only. This image was light by multiple flashes.
The digitally constructions have an important role in the project.
Fragmented spaces become metaphors for one’s fragmented memories.
These houses are also a psychological interior.


Untitled, from the series Ruins of the Gilded Age, 2008 (Connecticut, USA)
© Edgar Martins

Much has been written about this image. My intention was to mirror the right hand side of the room on the left hand side, thus creating two opposing doorways. Joining the two sides also meant correcting the perspective. The leaves and ground were photographed as they were found, though symmetry was also created in two small parallel sections of the floor. Much like the 'invisible' ink which I used in certain areas of text of The Diminishing Present book (and which can only be read under a certain light, awaiting discovery), I often symmetry resort to symmetry to invite the viewer to look closer.
Contrary to speculation no gaps on the floor were filled in.
The researchers notes stated I might find rooms with scattered leaves. Sure enough this was the case. All the doors to this house were left unlocked and some even permanently open.
It was brought to my attention that some viewers questioned whether the leaves would normally be found this way. This line of questioning is entirely valid.
Where does one draw a line when seeking to represent but also shape reality? And how does the viewer relate to this?
The only constructions which were conceived in the context of this project were made at a representational level only.
It is not reality which I have sought to 'manipulate' but its image.
This work explores the concept of 'home' as an idea and a form and summons a disquieting conjunction of reality, hyper-reality, fantasy and fiction.


Untitled, from the series Ruins of the Gilded Age' 2008 (Montana, USA)
© Edgar Martins

Similarly to the photograph of a wooden house interior, shot on the outskirts of Phoenix, which sparked the current debate, I produced other mirrored interiors, which I submitted to the New York Times Magazine.
The structural and cosmetic properties of this image are strikingly symmetrical.
It explores an imaginary sense of "wholeness" to the experience of a fragmentary reality.


Untitled, from the series Ruins of the Gilded Age, 2008 (Arizona, USA)
© Edgar Martins

The constructions in this image are restricted to some of the pipe work in the ceiling as well as the objects in the foreground which were simply increased in number and, of course, in some cases mirrored.
My starting point for this construction was a simple statement which I once read(and which does not necessarily reflect my personal views): 'only a bad architect relies on symmetry; instead of symmetrical layout of blocks, masses and structures, Modernist architecture relies on wings and balance of masses'.
My intention was to draw on references form Modernist Art, thus also alluding to the wider concerns in my work, particularly with respect to the impact of Modernism on the environment.


Untitled, from the series Ruins of the Gilded Age' 2008 (Nevada, USA)
© Edgar Martins

The left-hand side of the image was mirrored on the right-hand side. Paradoxically, the original image was almost identical to this photograph, the only difference being the shadow on the ground which wasn't as pronounced.
My objective was to highlight the 'V' shape on the ground.
It occurred to me whilst producing this project that many of the developments which I had visited had single letters or various coded signs spread throughout them. These would often be painted on the doors of abandoned residential developments, on the outside perimeter fences of commercial complexes or in this case on the bare walls of the building.
It reminded me of terminology and markings which were used on the house fronts in the aftermath of Katrina.
I was therefore contemplating if the reference to such symbols might resonate with the viewer at a subconscious level.
The symbol 'V' is more traditionally associated with 'Victory' but also 'Versus'. Following this train of thought we could also associate it with 'Volt', or 'Velocity' (these being elevator shafts).
The symbol 'V,' in itself, can also be understood as an acronym for symmetry.
I have always sought to explore multi-layered images. In my view, this is one of the ways in which photography can overcome the single-frame's limitations.
Symmetry, in my work, also alludes to a level of understanding beyond the obvious and the symbolic. It has something to do with Barthes' third-meaning, something which disturbs language and meaning itself.


Untitled, from the series Black Holes & Other Inconsistencies, 2003 (Portugal)
© Edgar Martins

Produced for a monograph entitled Black Holes & Other Inconsistencies, but not actually included in this book, these fires were created by setting the lake alight. A sequence of 4 consecutive images was taken by different cameras placed side by side. At this time I was working predominantly with medium format cameras.
In a Romantic appropriation of Warner Heisenberg's Uncertainty principle, the fires represent the metamorphosis that each and any given space undergoes every time it is observed and/or photographed. Thus, the photograph does not record reality as it is but as it is changed. The fires are representative of the eye/camera's ability to provoke change. Following this train of thought it would be plausible to argue that Photography is unable to represent reality as it changes it every time it interacts with it.
From the sequence of four images produced of these fires, this was the only one which required minor retouching.


Untitled, from the series Black Holes & Other Inconsistencies' 2003 (Portugal)
© Edgar Martins

This fire was also staged in a middle of a dark road in Portugal. It was light by a single flash. The images of fires were only conceived once the project was nearing completion. I felt anxious that the reader would not view the book and the work (moreover its production) as an inter-related process. I did not want it to be understood as a compilation of disparate photos taken in different locations and at different periods of time. It was therefore important to create a set of images which accentuated the ambiguity of the work and which positioned the author 'in the present tense' in relation to the process of production of the images and rationalization of the work.
In Bachelard’s The Psychoanalysis of Fire, the phenomenon of fire is presented as the prime element of reverie, an object of consuming essence where one is able to see oneself mirrored. A metaphor for performance, fire is also associated to the process of change - Bachelard maintains that ‘all that changes quickly can be explained by fire’.
No digital processes were involved in the conception of this photograph.


Untitled, from the series Black Holes & Other Inconsistencies, 2003 (Portugal)
© Edgar Martins

Though from the same series as the previous two images this photograph portrays found scenario. This project had a 3 year gestation period. The locations represented in the book were extensively researched and photographed.
A stage for the encounter with the everyday, Black Holes & Other Inconsistencies calls to our attention that all is flow, all boundaries are provisional, all space is permeable.
It is the setting for spatial and temporal dislocation.
In Black Holes & Other Inconsistencies, the artist operates within a landscape of uncertainty, within a culture landscape of permanent flux, transition and opposition.
Spaces are primed with a sense of purpose yet they are marginal, fragmented and dispersed.
In the delicate weight of these landscapes, human perception seems to enter a different register.
It is as if everything expresses contingency, as if space and time are about to simmer and disperse.


Untitled, from the series The Diminishing Present, 2006 (UK)
© Edgar Martins

Apart from three symmetrical constructions included in this body of work it portrays solely found scenario. No digital processes were involved in the conception of this photograph.
The Diminishing Present assesses how various natural spaces have been forced to conform to increasingly urban and artistic ideals, adopting the codes and language that it yields.
At times the work seems to question whether space as a totality escapes the perception of the individual; whether our experience of place, as a whole, has become an incipient forum of disruptive experiences and expression; whether the movement of information and people and the commodification of cultural forms outlines a unique body of flow and false consciousness.
But at other times it simply proposes that we are no longer mere transients.
The Diminishing Present is a journey of recognition: the city and, in a broader sense, space, as our object of understanding is changing and because of this one needs to find a new critical language that supports it, and a new system of knowledge from which to derive our glossary of life.


Untitled, from the series When Light Casts no Shadow, 2008 (Portugal)
© Edgar Martins

This photograph is part of a new series of work entitled When Light Casts no Shadow. It will be included in my forthcoming monograph, due this Fall.
This is a great example of an image where the the symmetrical properties of the space blur the boundaries of perception. A closer inspection of this image (not possible through this jpg) will reveal that all is not what it seems, thus opening a line of questioning concerning the nature of the process employed.


Untitled, from the series Parables of Metaphor and Light' 2007(UK)
© Edgar Martins

In 2007 I decided to produce a body of work where the camera was rendered obsolete. This project comprises three separate approaches. The images from this chapter were produced using high tech digital equipment used primarily for medical research.


Untitled, from the series When Light Casts no Shadow, 2008 (Portugal)
© Edgar Martins

From the series When Light Casts no Shadow, this is yet another picture which looks highly symmetrical, but which does not resort to any kind of digital or analogical mirroring techniques.
Whenever possible I purposefully seek locations and real life objects with these characteristics.
Between 2006 and 2008, I was granted unrestricted access to some of the most interesting airports in Europe.
Some of these airports are unique in that the runways and standing areas are surfaced in back tarmac and not the usual concrete. Over time, parts of these airports have fallen into disuse and become dilapidated, and it is this that drew me to them.
I chose to photograph almost exclusively at night, utilizing large format cameras, the airport's floodlights and long exposures of up to two hours in order to register minute tonal differences between blacktop and night sky, my camera picking out fluorescent signs and markings on the ground - and also the patterns of the weeds that had grown in cracks that had occurred due to lack of maintenance. The result is an imagery that is even more abstract and enigmatic than that of an earlier series.

Untitled, from the series When Light Casts no Shadow, 2008 (Portugal)
© Edgar Martins

With this project, I am addressing a peculiarly contemporary landscape, that ever more generic 'terrain vague'. In my images nature and constructed space are colliding, overlapping, and blurring. Sky and constructed ground merge in darkness. Everything is indeterminate and difficult to decode. The juxtaposition of sign and shape represent an overlapping of time, of language, of space.
This work deals with the airport as synonymous of the contemporary city - a landscape of permanent flux, transition and opposition.
No digital processes were involved in the conception of this photograph.


Untitled, from the series The Accidental Theorist' 2007 (Portugal)
© Edgar Martins

This project defined a way of working which has shaped my practice.
This work has two distinct phases: the photographs which I produced prior to 2007 and the images which followed.
With regards to the images produced post 2007, these deploy a different approach. I produced a limited selection of photographs which further explore the idea of construction and theatricality. The primary objective was to further enhance the temporal experience of these images.
I have always made a conscious attempt to differentiate between the two different approaches publicly.
Both myself and the editors of Topologies felt that these images should not be included in the publication given the different approach which was used.
However, I have since sought to include at least one image from this latter phase in the exhibitions of this work which have taken place since early 2008. Much like the fires in the 'Black Holes' project or the obvious symmetries at play in others, these images play a specific role.
For two years I had longed to produce a reasonably long exposure of an individual in this stretch of coastline.
However, due to the approach which I had devised (solely portraying found scenario), I soon realised that photographing a single person in the less well light beaches, at the proposed time of night, and for an extended period of time, would simply not be feasible. Even if staged I did not believe the person would be able to convey all of the things which I had envisaged he/she would.
However, In September 2007, through a chance encounter, I was finally able to produce such a photograph.
Stepping out of downtown Lisbon's underground station I came across a street performer, a so called 'human-statue', that seemed connected to my images in more ways than I could ever have imagined.
His black coat, pants, hat and tie looked as though they were being blown back by a strong gust of wind. This effect was no doubt shaped by a wire structure sewn into the lining of the clothes. His facial expressions, hairstyle and stature, supported by the briefcase he was holding spoke of displacement; of a person trapped in a space of permanent arrivals and departures. There was a magical sense of movement to his performance. Yet, he was as still as the umbrella which I had photographed the night before in one of these beaches.
For years I had sought to represent movement in still and inanimate objects, highlighting photography's inability to capture or represent time.
In front of me was an individual who had mastered the art of conveying time through body language.
In an uncharacteristic move for me, I approached this individual; not only interrupting his performance but also proceeding to tell him all about my project.
We agreed to meet that same evening at a beach in the outskirts of Lisbon. I had asked him to produce two 30 minute performances at that location, from 10 PM onwards.
I did not know if he'd show up, given the casual nature of our agreement, but luckily he adhered to the schedule.
Bound by a shared understanding, this is how Pian and I produced this photograph. This image comprises his second performance and is less well know than an earlier photograph taken of his him, shot through cactus plants.
This photograph represents more than a mere individual performance for me.
My work is generally produced in peripheral regions, in spaces where there is a dialectic of stasis and flux that is in a constant state of uncertain transformation.
In this landscape of uncertainty, where everything expresses contingency, and where space and time are about to simmer and disperse, a lasting friendship was forged.
This is the only landscape that survives our absence.

24 julho, 2009

...


Bert Teunissen, On the Road - A Domestic Landscapes Travelog, 2008
© Bert Teunissen, cortesia L. Van Paddenburgh


(até já)

factos e ficção


Lewis Hine, 1920

Philip Gefter, ensaísta, antigo editor de fotografia do Times e autor do recente Photography After Frank (Aperture), escreve no blogue Lens sobre as diferentes fronteiras da imagem fotográfica. O texto Icons as Fact, Fiction and Metaphor está disponível aqui

leituras

Imagem do grupo Photoshop, Thomas Hawk
© Thomas Hawk

Duas sugestões de leitura na El País Semanal:

# Manuel Cuéllar aborda o fenómeno Flickr, onde se faz upload de 5000 imagens por minuto;

# Lola Huete Machado encontrou-se com Cristina García Rodero na ressaca da reunião da Magnum que a aceitou como membro efectivo da cooperativa. É um texto muito bem escrito e revelador da descontracção com que a fotógrafa espanhola encara mais este desafio.


Cristina García Rodero, Duelo, Itália, 2000
© Cristina García Rodero

PHE09-693 mil

Ugo Mulas, rReflectindo sobre a obra de Michelangelo Pistoletto, Vitalità del negativo, Roma, 1970
Cortesia Arquivo Ugo Mulas, © Herdeiros de Ugo Mulas


O número de visitantes do PhotoEspaña 2009 chegou aos 693 mil, mais 5 por cento do que a edição anterior. Apesar de ser relativamente curto, este aumento mostra como o festival continua a marcar a agenda dos principais acontecimentos de fotografia do ano. Apesar de a maior parte das 74 exposições terminar no dia 26, há algumas mostras que continuarão abertas durante Agosto, como é o caso de duas das principais apostas deste ano: Sergei Bratkov e Annie Leibovitz, a exposição que, para já, mais público chamou em toda a programação do festival. A próxima edição arranca no dia 2 de Junho de 2010.

23 julho, 2009

medos



No final de 2008, os ataques a um dos hotéis mais luxuosos de Bombaim, na Índia, deu os primeiros sinais ao mundo do poder das redes sociais na internet para difundir mensagens escritas e imagens. Nos últimos tempos, desde o Irão até à China, têm-se sucedido os exemplos de como a tecnologia pode ser uma arma contra a repressão e a intolerância. O poder das imagens e da informação de rédea solta é de tal forma poderoso que até os estados mais zeladores da democracia e da liberdade se mostram beliscados com ele. Barack Obama, por exemplo, manifestou-se de "coração partido" com as imagens recentes da iraniana Neda Agha-Soltan em agonia e lembrou "a liberdade de expressão" em defesa da sua divulgação. Já quando as imagens incómodas se relacionam com assuntos internos "a questão" passa a ser outra. Vale a pena ler este artigo de Randy Cohen, no New York Times, sobre o medo que as imagens continuam a causar.

21 julho, 2009

concorrer

Jean Chung, Rio de Janeiro, Brasil, 2008
© Jean Chung


Há dois prémios internacionais de fotografia com prazos de entrega relativamente longe no calendário. Um é patrocinado pela Comissão Europeia e surge no contexto do Ano Europeu da Criatividade e Inovação. O tema é Imaginar Um Novo Mundo e está aberto à participação de fotógrafos residentes nos Estados membros e países candidatos à UE. O prazo para o envio dos trabalhos termina no dia 31 de Agosto (mais informações aqui). O outro é organizado pela Stop Tuberculosis Partnership e chama-se Images to Stop Tuberculosis Award Competition. A ideia é descobrir e reconhecer trabalhos que promovam a prevenção e o tratamento da tuberculose. Os portfólios devem ser enviados até 20 de Setembro (mais informações aqui).

=ColecçãoàVista= 25

No. 1 Brownie Camera, model B. Eastman Kodak Company, Rochester, Nova Iorque, EUA
Colecção de Câmaras © Centro Português de Fotografia

“You press the button, we do the rest”

Em 1888 George Eastman apresentou ao mundo a No.1 Kodak Camera, e com o slogan You press the button, we do the rest (você carrega no botão, nós fazemos o resto) revolucionou todo o conceito de fazer fotografia. Pela primeira vez, o acto fotográfico restringe-se à captação da imagem em si. As provas finais passam a ser feitas em laboratórios comerciais.
Em 1900 é lançada a Kodak Brownie. Esta pequena e simples câmara, que custava apenas um dólar, era tão fácil de usar que as suas campanhas publicitárias se dirigiam às crianças enquanto potencial público-alvo. Teve tanto sucesso que durante setenta anos foram criados 125 modelos diferentes, isto é, milhões de câmaras produzidas e distribuídas em vários pontos do mundo.
Finalmente, a fotografia havia deixado de ser um mistério exclusivo do fotógrafo para passar a estar ao alcance de todos.
(texto:CPF)

20 julho, 2009

Edgar Martins no Prix Pictet 2009

Da série Diminishing Present, 2005
Edgar Martins)

Edgar Martins, recentemente envolvido numa polémica sobre manipulação digital de um conjunto de fotografias publicadas na revista do New York Times, está nomeado para o Prix Pictet 2009. A série de imagens pelas quais foi escolhido, Diminishing Present (2005), mostra paisagens atingidas por incêndios florestais. Depois da primeira edição ter sido dedicada à Água, este ano os trabalhos seleccionados são dedicados à Terra. Foram enviados a concurso mais de 300 portfólios.

Criado pelo banco suíço Pictet & Cie e pelo jornal Financial Times, o prémio, com um valor monetário de 100 mil francos suíços (cerca de 66 mil euros), é dedicado à fotografia e sustentabilidade. O vencedor será anunciado a 22 de Outubro, em Paris, por Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU. As obras candidatas vão ser apresentadas em Genebra, Suíça, em Setembro, em Londres, no início de Outubro, e em Paris, a partir de 23 de Outubro, na galeria Passage de Retz, um dia depois de anunciado o vencedor. Este ano, as imagens finalistas marcarão ainda presença na feira parisience de arte contemporânea FIAC (22-25 de Outubro) e na Paris Photo (19-22 de Novembro).

Para além Martins, estão nomeados para o prémio outros 11 fotógrafos, a saber:

»»Darren Almond (Reino Unido)
»»Christopher Anderson (Canadá)
»»Sammy Baloji (Congo)
»»Edward Burtynsky (Canadá)
»»Andreas Gursky (Alemanha)
»»Naoya Hatakeyama (Japão)
»»Nadav Kander (Reino Unido)
»»Ed Kashi (EUA)
»»Abbas Kowsari (Irão)
»»Yao Lu (China)
»»Chris Steele-Perkins (Reino Unido)

»»Post relacionado
»(Edgar Martins e NYT - desencontros)

19 julho, 2009

Julius Schulman 1910-2009


Julius Schulman, Case Study House #22



Antes de Julius Schulman a fotografia de arquitectura raramente incluia pessoas dentro das construções. O fotógrafo americano olhou para as obras de arquitectos modernistas como Frank Lloyd Wright e Mies van der Rohe e decidiu que as imagens que fazia ganhavam outro sentido se fossem habitadas. Schulman, considerado um dos nomes maiores da fotografia de arquitectura, morreu na semana passada em Los Angeles, aos 98 anos, depois de quase oito décadas de trabalho. As fotografias que concebeu da Case Study House #22 (1960, Los Angeles), de Pierre Koenig, e da Kaufmann House (1947, Palm Springs), de Richard J. Neutra, estão entre as mais icónicas imagens de arquitectura do século XX.

Julius Shulman nasceu em Nova Iorque em 1910. O seu interesse pela fotografia tornou-se mais sério depois de, em 1936, ter captado as linhas da Kun Residence (Neutra) com uma Kodak Vestpocket. O arquitecto gostou das imagens e passou a encomendar-lhe trabalhos. Desde então, Shulman registou projectos de alguns dos mais destacados arquitectos do seu tempo. Captou as linhas da arquitectura modernista do pós-guerra com grande sentido de composição. Nas fotografias de Shulman, com uma luz tratada de forma magistral, os projectos aparecem preferencialmente no seu contexto natural, com montanhas, plantas e o oceano como pano de fundo. As imagens de Shulman tentam materializar uma dos mandamentos dos modernistas dos anos 50 e 60 segundo o qual o bom design pode melhorar a vida de quem fizer uso dele. Centenas de jornais, revistas e livros publicaram imagens suas.

No ano passado, por ocasião do seu 97º aniversário, a editora alemã Taschen publicou um livro que mostra o desenrolar da carreira de Shulman, Modernism Rediscoverd, com mais de 400 projectos por si fotografados. O documentário de Eric Bricker intitulado Visual Acoustics: The Modernism of Julius Shulman, narrado por Dustin Hoffman, traça o seu percurso de vida e obra.


k pelo mundo



Começa amanhã a aventura dos 13 fotógrafos do colectivo Kameraphoto em 13 redacções de jornais de todo o globo, desde o Japão até Reiquejavique. A ideia é fazer um retrato do estado do mundo. O resultado destes trabalhos será mostrado numa exposição em galerias de Lisboa, Mora e Londres. Um dos membros do colectivo vai pegar nos trabalhos de todos e montar um filme para mostrar no festival de fotojornalismo de Perpignan, em França. Alexandra Lucas Coelho falou com todos os fotógrafos antes da partida. o resultado dessas conversas está publicado no P2 de hoje. Aqui

Os fotógrafos e os destinos:

»»Guillaume Pazat, Detroit (EUA), Detroit Free Press
»»Jordi Burch, Cidade do México (México), El Universal
»»Valter Vinagre, São Paulo (Brasil), Folha de São Paulo
»»Céu Guarda, Reiquejavique (Islândia), Morgunbladid
»»Augusto Brázio, Madrid (Espanha), El País
»»Pauliana V. Pimentel, Istambul (Turquia), Hurriyet
»»Alexandre Almeida, Beirute (Líbano), Al Akbar
»»Nelson d`Aires, Moscovo (Rússia), Izvestia
»»Pedro Letria, Gaza (Autoridade Palestiniana), Agência Ramattan
»»Sandra Rocha, Tóquio (Japão), Mainichi
»»António Júlio Duarte, Macau (China), Hoje Macau
»»João Pina, Joanesburgo (África do Sul), Daily Sun
»»Martim Ramos, Nova Deli (Índia), Hindustan Times
»»Rui Xavier (vídeo), Lisboa

18 julho, 2009

Glory Days

Sergei Bratkov, da série Raparigas do Exército, 2000
© Sergei Bratkov, cortesia Regina Gallery, Moscovo


Sergei Bratkov
Onde estão os dias de glória?
(P2
, 18.07.2009)

Aparecem galhofeiros em fatiotas garridas, tropas em pose escultural, camisolas com bonecos famosos e futuros radiosos. Os sinais de um mundo cor-de-rosa estão sublinhados. Entram-nos pelos olhos a um ponto que nos leva a acreditar que o paraíso existe, que anda quase toda a gente feliz e contente, em dias soalheiros que convidam a meter a cabeça na água. Estarão aqui os dias gloriosos? O paraíso até pode existir, mas não mora nestas imagens. E se há glória colada às fotografias de Sergei Bratkov (Kharkov, Ucrânia, 1960) é só no título da exposição que reúne os seus últimos 20 anos de trabalho. Glory Days é mais do que um nome irónico, é uma provocação e uma crítica mordaz à realidade social que saiu da fragmentação soviética e à ressaca da experiência política comunista que não estilhaçou apenas geografias - abalou identidades e desnorteou experiências de vida, como a do próprio fotógrafo que diz ter nascido "num país que já não existe".

O protagonista das mais de 130 fotografias e quatro vídeos que Sergei Bratkov apresenta em Madrid até 30 de Agosto na belíssima Sala Canal Isabel II (exposição integrada no festival PhotoEspaña), é o mundo do pós-comunismo e muitos dos estereótipos que lhe estão associados. E um dos rasgos de originalidade do seu trabalho - muito inspirado e dialogante com o do seu conterrâneo Boris Mikhailov - está precisamente nessa reflexão sobre os estereótipos sem nunca chegar a produzir nenhum deles (Boris Buden). À reprodução fácil e folclórica, Bratkov responde com registos baseados na "desconstrução" e na "subversão" do que o rodeia.

Num certo sentido, e à primeira leitura, o realismo fotográfico de Bratkov mente. Porque nos dá pistas enganadoras e conjuntos de referentes que aparentam ser aquilo que não são. É um método de trabalho que tenta mostrar a realidade pela subjectividade, pela ambiguidade e pela mensagem subliminar, sempre com a crítica ideológica como horizonte. Bratkov serve-nos a glória e transporta-nos para um imaginário hollywoodesco ao mesmo tempo que nos mostra, sem moralismos, a delinquência juvenil, a inocência perdida e a ilusão do império e da supremacia militar. É um mundo onde se revela "um fracassado começo do zero". E onde se mostra uma sociedade com a cabeça meia dentro, meia fora de água.

17 julho, 2009

Dias Úteis


© Guillaume Pazat


A exposição Dias Úteis de Catarina Botelho chega hoje ao fim com uma festa que se prolongará até às 24h00. A partir das 17h00 haverá venda de livros organizada pela Inc. - Livros e Edições de Autor. Para as 19h00 está marcada uma conversa sobre livros de fotografia e edições de autor que juntará na mesma mesa Filipa Valladares, Miguel von Haffe Perez, Pedro Falcão, Daniel Malhão.

15 julho, 2009

=ColecçãoàVista= 24

Wolfgang Sievers (1913 – 2007), Igreja Alemã, Lisboa, 1935
Colecção Nacional de Fotografia © Centro Português de Fotografia

Fuga aos nazis

“Levei horas para tirar esta fotografia, tudo por causa das três bandeiras: tive de esperar muito tempo até que a bandeira portuguesa ficasse bem desfraldada, a alemã só um pouco e a da suástica nazi nada mesmo.”
Em 1933, a Alemanha não é o lugar ideal para um filho de pais cristãos, cujos avós maternos são judeus, o que faz dele, não por opção, mas por nascimento, judeu. Wolfgang Sievers é enviado pelo pai, Professor Johannes Sievers, para Portugal ao cuidado do embaixador da Alemanha, Hans Freytag.
Viveu calmamente em Portugal nos anos de 1934 e 1935, viajando e fotografando pelo país. O seu trabalho desenvolve-se posteriormente e fica conhecido como fotógrafo industrial do século XX, mas a sua história pessoal está patente nas suas fotografias sobre a Alemanha, Portugal e Austrália.
(texto:CPF)

14 julho, 2009

Macau



Macau
Afong/Colecção Privada, Inglaterra

Já são muito diferentes desta imagem as paisagens urbanas que hoje se projectam em Macau. O francês Jules Itier, incorporado numa missão diplomática, captou as primeiras imagens conhecidas da China, em 1940. Quatro anos depois, passou por Macau e registou vistas da cidade e dos seus principais atractivos, como as ruínas da Catedral de S. Paulo, que chegou a ser a maior catedral católica da Ásia.
A exposição Uma Viagem através da Luz e da Sombra – A Invenção da Fotografia e as Primeiras Fotografias de Macau, patente no Museu de Macau (até 23 de Agosto), mostra as primeiras imagens conhecidas daquela antiga colónia portuguesa. As 180 fotografias expostas, captadas entre 1844 e os primeiros anos do século XX, revelam ainda as paisagens coloniais de outras partes da China, como Hong Kong. Para acompanhar as imagens, o Museu de Macau pediu emprestado ao Museu Nicéphore Niépce algumas das primeiras máquinas fotográficas. Ao todo, a mostra reúne peças de 12 outros museus, instituições culturais e colecções privadas em vários pontos do globo.

13 julho, 2009

museu Atlântico


© Adriano Miranda/Público

A associação Eixo Atlântico (constituída por 18 cidades portuguesas e galegas) decidiu criar uma bienal de fotografia. O anúncio foi feito pelo vereador da Cultura da Câmara de Gaia, Mário Dorminsky, autarquia que é a anfitriã da Capital da Cultura do Eixo Atlântico. Ouvido pela agência Lusa, Dorminsky anunciou também a criação de um "Museu da Fotografia do Eixo Atlântico", ainda sem localização e data de inauguração. Criado em 1992 por 18 cidades, nove de cada lado da fronteira, o Eixo Atlântico é uma associação transfronteiriça que reúne 34 municípios, 17 de cada lado da fronteira.

11 julho, 2009

Castro Prieto

© Castro Prieto


Fotografo o que não vivi

Sérgio B. Gomes
(P2, 11.07.2009)

Há quem se dedique a registar pela fotografia o ínfimo acontecimento, a marcha da pequena e da grande história que ficará agarrada a uma linha cronológica, a uma coutada geográfica. É um trabalho (necessidade) de classificação e de arquivo que (ainda) dá à fotografia esse estatuto tão especial de prova do que foi, de como, onde e com quem aconteceu. Diz-se documental esse registo que, com o mínimo de artifícios estilísticos, tenta reproduzir fielmente a realidade.

Há quem nos reproduza parcelas do mundo tal qual ele é - puro e duro. E há quem parta dessa frieza para registos que tocam um mundo mais onírico e fantasmagórico, mais mágico, intemporal - um mundo que contraria e que sujeita a história à poesia. É nesta linguagem fotográfica - muito mais ligada à atmosfera introspectiva do que à fidelidade do acontecimento - que assenta Estraños, a exposição com que o espanhol Juan Manuel Castro Prieto (Madrid, 1958) se apresenta pela primeira vez em Portugal na Kgaleria, em Lisboa.

Para quem construiu um percurso na fotografia sobretudo ligado aos rigores da técnica - Prieto é um dos mais exímios e reputados impressores de fotografia espanhóis com clientes como Chema Madoz, Cristina García Rodero e Alberto Garcia-Alix - não deixa de ser paradoxal que o conjunto de imagens que dão forma a Estraños assente em abordagens difusas, tanto na forma como no conteúdo, que resvala facilmente para a alegoria, para o lirismo literário. Paradoxal, mas também revelador de uma necessidade de enfrentar convenções e de encontrar diferentes maneiras de ver e fazer fotografia. Alejandro Castellote, comissário desta exposição apresentada pela primeira vez em Madrid em 2002, ano em que Prieto ganhou o prémio carreira do festival PhotoEspaña, elogia-lhe a atitude "coerente" em busca de "mundos oníricos a partir do quotidiano" e vê no "fatalismo" com que encara a vida um dos principais motores da sua produção fotográfica. Em resposta a Castellote, no catálogo de Estraños, Castro Prieto resume o resultado dessa procura assim: "Fotografo experiências que não vivi".

© Castro Prieto

10 julho, 2009

Edgar Martins e NYT - desencontros

Uma das imagem publicadas pelo site PDN onde se indentificam partes da fotografia duplicadas


O fotógrafo Edgar Martins está envolvido numa polémica sobre manipulação digital de imagens. As fotografias em causa foram publicadas na última edição da revista dominical do New York Times e no site do jornal que na quarta-feira retirou o portfólio de Edgar Martins.

O fotógrafo aceitou falar com o Público para dar a sua versão do caso. Eis esse texto:

"Sabia que ia desafiar as convenções do jornalismo”


Ana Machado, com Sérgio B. Gomes


Edgar Martins passou 21 dias a fotografar 19 cidades norte-americanas, a convite da "New York Times Magazine”. O trabalho, com mais de uma centena de fotografias sobre os efeitos da crise económica no país, foi publicado no passado fim-de-semana, em seis fotografias. E retirado na terça-feira depois de um leitor ter identificado nas imagens alterações feitas em computador. Edgar Martins, fotógrafo freelancer português, a viver em Inglaterra, explicou ao PÚBLICO que se trata de um mal-entendido entre o que o jornal queria publicar e aquilo que era a intenção do artista.

Nas fotografias imperam imagens de casas inacabadas, vazio e destruição deixados para trás por famílias e empresas norte-americanas arruinadas pela crise. Mas o que foi detectado por um leitor do Minesotta, programador informático, que confessa nem perceber de fotografia, foi que, em pelo menos um caso, onde se via o interior vazio de uma grande casa em madeira, havia manipulação digital da imagem: um dos lados era literalmente o espelho do outro, uma imagem simétrica só conseguida com recurso a um editor de fotografia, como o conhecido programa Photoshop.

O leitor da denúncia chama-se Adam Gurno e acabaria por ficar famoso depois de ter dado uma entrevista ao blogue “Bloggasm”, de Simon Owens ,a contar a sua descoberta. Daí o caso passou para o site “Photo District News”, especializada em informação sobre fotografia. E partir deste site a discussão alargou-se ainda mais na Internet. Os editores da “New York Times Magazine”, que nunca tinham detectado as alterações nas fotografias, não gostaram de saber destas alterações às imagens, até porque o trabalho tinha sido anunciado como puramente documental. E retiraram a fotogaleria do site da revista: “Soubessem os editores que as fotografias tinham sido manipuladas digitalmente e o trabalho não teria sido publicado. Por isso foi retirado”, pode ler-se numa mensagem deixada no lugar do portfólio.

Edgar Martins, vencedor do prémio BES Photo deste ano responde à polémica: “Já esperava esta discussão, o que não esperava era a forma como aconteceu”, disse ao PÚBLICO. “O problema foi o “New York Times” ter vendido a história como vendeu”, disse, negando a acusação de manipulação. “Sou crítico do fotógrafo como turista, que produz um trabalho factual, recuso ser um mero intermediário, que dá uma visão fragmentária”, acrescenta o autor, referindo que nunca lhe foi dito que o objectivo era uma abordagem factual, apesar de conhecer “as ansiedades da editora” sobre trabalhos conceptuais que permitem todo o tipo de liberdades estilísticas.

“Sabia que ia desafiar as convenções do jornalismo. Eu não fui para observar, fui para comentar”, admite Edgar Martins que frisa que nunca colocou de lado o uso do computador e que fala de “um desencontro” sobre o modo como cada parte assumiu o ponto de partida para o trabalho.

Edgar Martins reconhece assim que recorreu a um técnico de Photoshop para transmitir intencionalmente a ideia de um mundo paralelo – daí a imagem espelhada que foi detectada. E que isso não se chama manipulação: “Não foi uma alteração para servir a estética. É uma mensagem que eu quero passar da dualidade entre a aspiração e o excesso, a ruína e a decadência”.

O autor, que já falou sobre este assunto com críticos de arte norte-americanos, e que está em negociações para publicar o trabalho integral com uma editora norte-americana, felicita-se sobre a abertura de um debate sobre um assunto que há muito deveria ter sido lançado, sobre o factual e o conceptual na fotografia: “Perguntaram-me se instiguei este debate deliberadamente e eu respondi que não, mas que de certa forma estava à espera dele. E vai prolongar-se. Tenho uma fotografia que mostra um tijolo em cima de uma esponja, que traduz a fragilidade desta situação. Toda a realidade é uma construção”.

08 julho, 2009

Taro + Capa

Gerda Taro, miliciana republicana a treinar numa praia, Arredores de Barcelona, 1936
© ICP

A produção fotográfica de Gerda Taro (Estugarda 1910 - Brunete 1937) foi curta mais intensa, sobretudo o trabalho que desenvolveu no decorrer da Guerra Civil de Espanha, onde partilhou o ofício com Endre Friedman, que ficou para a história como Robert Capa. No ano passado o International Center of Photography de Nova Iorque decidiu organizar a primeira retrospectiva da obra Taro. Mas não sem a companhia de alguns trabalhos de Capa (ou pelo menos de alguns que lhe são atribuídos) que se prestam inevitavelmente à comparação dos diferentes olhares, mas que sobretudo enriquecem os contextos em que as imagens de ambos foram tomadas. Isto sem contar com a dúvida que pesará sempre sobre a verdadeira autoria de muitas das sequências registadas durante o conflito espanhol.
Depois de Londres e Milão, as exposições Gerda Taro: Retrieving History e Robert Capa at Work chegam a Museu Nacional de Arte da Catalunha (MNAC), em Barcelona, onde vão ficar até 27 de Setembro. Na primeira mostra reúne-se todo o espólio atribuído a Taro, inclusivamente 3 fotografias inéditas reveladas na "mala mexicana". Na segunda aparecem seis reportagens de guerra assinadas por Capa, entre as quais três da Guerra Civil espanhola e as imagens míticas do desembarque na Normandia.

Gerda Taro
© ICP

07 julho, 2009

Húmus - mais tempo


© Valter Vinagre

A Fundação D. Luís, instalada no Centro Cultural de Cascais, decidiu prolongar até 26 de Julho a exposição Húmus de Valter Vinagre. Uma boa notícia para quem não conseguiu arranjar tempo para conhecer o mosaico de realidades produzido entre 1988 e 2009 e seleccionado por Alejandre Castellote.

06 julho, 2009

Iturbide

Graciela Iturbide, Epicentro de templos hinduistas, Khajuraho, India, 1998

A fotografia poética e de introspecção da mexicana Graciela Iturbide (Cidade do México, 1942) merece uma grande exposição retrospectiva na Fundación Mapfre, em Madrid. Os pássaros, uma das obsessões de Iturbide, marcam presença, mas também lá estão as paisagens (México, EUA, Índia...) e os objectos encontrados. Muitas das 180 imagens agora apresentadas na capital espanhola nunca tinham sido vistas na Europa. O conjunto reúne trabalhos dos mais de 40 anos de trabalho de Iturbide, um dos nomes fundamentais da fotografia hispano-americana. No ano passado, a fotógrafa mexicana foi reconhecida com um dos prémios mais importantes na fotografia - o prémio The Hasselblad Foundation.

Para além do catálogo, a exposição é acompanhada por um caderno muito completo que pode ser descarregado aqui

Graciela Iturbide, Autorretrato en casa de Trotsky, Coyoacán, México, 2006

Graciela Iturbide
Fundación Mapfre, Madrid
Até 6 de Setembro

05 julho, 2009

=ColecçãoàVista= 23


Federico Patellani (1911-1975), Nazareth, Dezembro de 1946
Colecção Nacional de Fotografia, CNF 1694 © Centro Português de Fotografia

No corpo da realidade

Federico Patellani, um fotógrafo italiano de época, dos rostos e das pessoas do povo, com trabalho ofuscado pelo sucesso de Cartier-Bresson, Robert Frank, Edward Weston ou Paul Strand, ainda assim soube afirmar o que de melhor tem a sua obra. Reuniu imagens que vão desde simples passeios, a retratos de pintores e escritores, passando por tradições e pobreza. Com um estilo centrado na verdade e na vontade de fornecer um documento da realidade circundante, fortemente influenciado pelo estilo da revista Time e o pelo fotojornalismo, Patellani não resiste àquilo que vulgarmente chamamos de “fotografia turística”. É na Nazaré que capta nobres imagens, representadas na Colecção Nacional de Fotografia, de uma gente que lhe oferece tudo o que ele quer desenhar com a luz.
(
texto: CPF)

03 julho, 2009

os momentos


© Nuno Ferreira Santos/Público

Os corninhos jocosos do ministro Manuel Pinho para a bancada do PCP valeram-lhe a demissão. O fotojornalista do Público Nuno Ferreira Santos foi o único a captar o momento fundamental que marcou o debate de ontem sobre o estado da nação. Essa perspicácia e concentração deram-lhe hoje a melhor primeira página do dia e a reprodução da sua imagem em jornais como o El País e o El Mundo. A fotografia do ex-ministro Pinho a brincar às touradas é magnífica e poderosa porque ficará como marca iconográfica de um dos momentos mais hilariantes do Parlamento nos últimos anos. Igualmente extraordinária é a fotografia que Nuno registou de um par de deputados a ver no Público Online a fotografia da polémica quando a sessão na Assembleia ainda decorria e quando ainda não se sabia o futuro do ministro. É uma fotografia que revela bem o aumento da velocidade a que corre a informação e a estranha colisão entre momentos que estávamos habituados a ver em momentos diferentes, ou pelo menos em momentos mais espaçados. São as imagens a empurrar a realidade.

© Nuno Ferreira Santos/Público

 
free web page hit counter